看演出,拍舞台

时间:2022-10-19 08:06:36

看演出,拍舞台

每天晚上,城中演出四处开花:戏曲、话剧、舞蹈、摇滚、相声、杂技??即使您没有时间亲临现场,也总有一些摄影师会拍下演出盛况,艺人风采??下面,跟三位摄影师来学学舞台摄影吧。

『从舞台到舞台摄影

杨少铎

陕西西安人,中国戏曲学院毕业,少铎摄影工作室创始人。

Q_您是如何从舞台艺术转入摄影的?

A_1971年我进入陕西省京剧院,当了5年学员3年演员,然后到中国戏曲学院上学,毕业之后当戏曲编导。2001年,我退休了,才44岁,我觉得还能做点事情。当时正好有朋友从海外回来,带回来很多相机,我特别喜欢,就借了他的一台相机开始了摄影。我虽然是摄影的票友,但可以说是京剧的行家,所以由此开始我的戏曲摄影。

我认为舞台摄影是难度很大的,舞台上的光线是瞬息万变。我自己的长处是熟悉舞台。舞台剧照必须了解舞台,了解戏。如果你准备去拍,最好先做一些功课:了解这是一出文戏还是武戏,旦角儿为主还是武生为主,传统戏还是现代戏。

不久前的画册《青衣张火丁》您也参与了拍摄,这个画册的拍摄有什么特点?

张火丁的画册从策划到制作完成,历时4年。最开始是跟踪张火丁演出拍摄,但是发现没有多少好片子,后来就跟火丁商量,在剧院里专门为画册的拍摄组织一次演出,那是2008年奥运会期间,我们在剧场里拍了六七天,张火丁演了十几出戏,五六个摄影师随意拍摄。

其他几个摄影师多是来自报道摄影领域,我是学戏出身,我懂舞台,所以拍摄之前火丁就要求这个团队必须得有我,得有一个懂戏的。所以那次张火丁的拍摄是我在安排布光和舞台效果。

Q_拍摄京剧与其他舞台艺术有什么区别?

A_拍摄舞蹈演出,更集中于人物的动作,因为舞蹈的主要表现力在演员的肢体语言和灯光效果。京剧舞台,尤其是现代京剧,背景和光效也是重要的表意成分,是戏的一部分,所以景别可以大一些,将整个舞台都带入进去,包括有意识地把舞台上方的光源拍入画面中,可以说我展示的是京剧这种舞台艺术的整体感觉。

Q_传统京剧和现代京剧的拍摄有什么区别?

A_传统戏光线是固定的,白平衡和感光度就可以基本固定;现代戏或是新编传统戏的照明效果设计都是现代舞台戏的思路,所以变化更多,拍起来难度更高。

『整体的舞台艺术美感

我还是懂戏的,最开始我都是仅仅拍演员,影友就更可能只拍演员了,其实应该把戏曲舞台的表演当成一个完整的艺术品来拍摄。我现在拍摄时,从演员特写、表演动作,到整个舞台效果,我都拍摄,全面地呈现这个戏的美感。原来我很讨厌把舞台灯源拍入画面,我现在反而觉得把灯光纳入画面很有意思,有独特的味道。我现在也在写剧本,也在导戏,我也开始从更宏观的角度去审视戏曲艺术,这也作用在我的摄影创作上。

『拍摄最美的动作过程

很多影友喜欢拍京剧演员亮相,其实亮相很容易拍,但摄影的技术性不高,美感也不强,更像是画片儿,摄影捕捉舞台艺术,魅力在展示其动作的美感,戏剧的故事性也在动作之中,而不是在亮相上。比如青衣的一个缓缓的转身,这过程中就有个最美的姿态。能捕捉到这个点,就是拍摄的成功。我即使是在影棚里拍演员,也不让他们静止,我让他们带着表情和动作。

『抓取动作,未必用连拍

戏曲的跳跃,根据我的经验,不能靠连拍,而是根据戏曲的节奏,演员的动作和拍摄的捕捉。我曾经是武生,我对演员的动作过程烂熟于心。用连拍这种动作是省事儿了,但实际上动作的最高点用连拍未必能捕捉到。最好是在摄影师了解舞台动作的基础上,再利用抓拍来捕捉。这是我对抓拍动作的理解和经验。可能适用于我,但如果你不太熟悉戏,要练习这个手感,可以用文戏来尝试

观众席的什么位置适合拍摄?

拍摄舞台,机位要稍微高于舞台一些,很多台上演员的功夫都在脚上,高一点才能把演员拍完整。一般说来,楼下座位的最后一排是最好的。由于空间限制,三脚架在座位前面不能完全打开,就尽量开到能开的角度,同时用腿夹着三脚架。

『感光度和白平衡设置

在拍摄现场可以把感光度适当提高一些,因为舞台上照度总体上还是比较低,比较新的单反相机,可以用到ISO800甚至更高。不能用自动白平衡,因为这样不能准确还原舞台上的色彩。

『曝光控制

舞台摄影曝光控制方面,我习惯全手动曝光。舞台上的光线随时在变,所以按照主要的底子光照度进行测光。在其基础上,我习惯曝光偏暗一点,这和日常的拍摄是不一样的。我们习惯是稍过一点,保暗部,但因为舞台的画面暗部比较多,亮部比较少,而且一般最亮的部分是在演员这里,所以一定不要曝光过度,可以稍微欠一点,如果是自动曝光,总体上要做一些减曝光补偿,才会比较安全。

『不要用闪光灯

北京这些以戏曲为主的剧院基本上都允许拍摄,当然前提是不能使用闪光灯。使用闪光灯拍戏曲演出不仅破坏了舞台的灯光气氛,也影响了演员的情绪。

『关于器材

拍摄要考虑到演员的近景,也要考虑到舞台的整体。改变景别靠更换镜头,镜头是24-70mm和70-200mm,机身我现在用尼康D700。使用24-70mm镜头可以拍摄到全景,用70-200mm可以拍演员全身,如果想要拍特写画面,就需要使用增距镜。

『给国家大剧院拍剧照的摄影师

王小京

中国情景喜剧开山之作《我爱我家》的总摄像,著名影视制片人,舞台摄影师,网名“排空”,在网上拥有众多粉丝。

Q_《我爱我家》那张全家福合影就是您拍的?

A_对,当时我是《我爱我家》总摄像师,现在管这个职位都叫摄影指导,就是在后面看监视器指挥几个摄影师。当时我是业余时间自己玩儿摄影,更主要的是玩相机,自己攒了很多相机,现在彻底转行到摄影了。

Q_怎样完成这个转换过程的?

A_我的第一台数码单反是佳能EOS D30,从那开始使用数码相机,很快发现了用数码相机拍摄创作的乐趣。当时我就想,拍什么啊?风光?纪实?我还是从我最感兴趣的舞台艺术开始,舞台上的表演是活的,是不断变化的,同一个戏每一次演都不同,这都是有意思的地方。

我用了两年时间让这个市场认可我的照片,最开始是自己花钱到演出现场拍照片,按说人家是不让拍的,所以我有时候还得求人家,后来我的作品得到了认可,有演出的时候剧院或剧团就会通知我,还会请我去给他们拍摄。现在我拍舞蹈有五年了,北京几乎所有重要的演出我都会去拍。

各个剧团和剧院找我拍照,有两个用途,首先是他们要留下演出的资料,另外一个是也要做广告,因为我的博客上有非常多的演出摄影作品,每天很多人来看,照片发到我博客上,就会吸引很多朋友来看演出。

Q_这个工作和纯粹的爱好有什么不同?

A_我工作中,演出的上半场,我得完成媒体需求的发稿任务,把“规定动作”都完成,比如这场的舞台效果、灯光效果以及最重要的:台上的主要演员,或者说明星演员,腕儿。之后我很快在现场就把这些照片上传到工作用的邮箱,下半场就可以留给自己,拍一些艺术性比较强的照片。当然,也有不少作品后来提供给剧团用作宣传用途。

Q_古典音乐您也拍?

A_我本人的兴趣首先在舞蹈,其次是在古典音乐。拍古典音乐的指挥家或者演奏家,拍的是大师,他的动态不像舞蹈那么多,拍的相当于是这些大师的肖像,是他的性格,他对音乐的理解和阐释在表情和肢体动作上的展示,是另外一种门道。

『随时改变拍摄设置

舞蹈的拍摄,首先是演员的动作很多,幅度也大,舞台光线的亮度和色调变化也很大,这是要把握好的点。这牵扯到测光、聚焦、ISO和白平衡设置这几个方面。其实在拍的时候,可以说这几个项目我是随时都在变化。

『白平衡

白平衡我是演出前根据舞台的灯光色温定下来,比如国家大剧院有四个舞台,因为随着时间,它的色温在逐渐变化,所以它其实是有四个色温的,这是在拍摄中积累的经验。固定了相机的白平衡之后,一些营造气氛的各种舞台光线条件都能得到符合人眼视觉的,比较正确的还原。

『舞台动作的焦点控制

焦点,单点对焦,跟踪对焦,伺服自动对焦……这些方式,我在拍摄中没有一定之规,是随时根据我的画面设想去控制的。

每种舞台艺术都有一些基本的动作模式,比如芭蕾舞,演员退到舞台的一个角落,那你就知道他准备有大的跳跃了,此时就要准备好相机。一般他会跳三四次,这几次你都有可能拍到。第一下跳跃你可以确定焦曝光和确定跟踪的焦点,之后这几下就可以来确定构图和动作的捕捉了。这些拍摄的构想和操作都是在几秒钟的时间内完成的,双手操作相机的动作要熟练到无意识,才能很快的做出反应,拍到你想要的画面。这需要很多的拍摄和练习。

『哪些演出可以拍?哪些不能拍?

国外的剧院是有一套比较严格的规定,比如多大的相机和镜头可以带进去拍。以北京为例,国家大剧院和保利剧院是不能带相机进去的,其他场地则要视演出而定。原则上说,剧院内的演出大都不允许拍摄,但是户外演出是没问题的。另外,一些节奏比较快、现场比较热烈的,比如民族舞、爵士乐等演出,有的时候剧院是允许影友拍摄的,但是一些比较严肃的演出,比如古典音乐,那是肯定不能拍摄的。

『不能光懂摄影

各种舞台演出有不同的门道,拍出来也有不同的美感,我觉得搞摄影的人不能光玩儿摄影,还是得懂其他各类艺术:音乐、舞蹈、戏剧,各类舞台艺术,你得懂得这个东西,懂得每种艺术的门道,才能真正拍好。

『关于器材

总体上看来,现代舞的舞台很暗,运动又多,拍摄难度很高,好的器材是必要条件。我现在用顶级的数码单反相机和恒定大光圈的镜头,我一直用佳能单反相机,现在用1系列。不过用大孔径定焦镜头也有麻烦,一般正经演出的时候,使用定焦镜头不容易改变景别,我就采用换机身的方式,全画幅机身可以拍全景,要拍特写,换上非全画幅机身,这样相当于提升了镜头焦段,就能拍得更“紧”。

『用衣服包住相机静音

拍演出,首先要注意的,也是最重要的,是尊重这个演出,包括台上的艺术家和你周围的观众。你的相机声音不能影响周围观众。为了不影响观众,我想了各种静音的办法,比如用保暖的罩子把相机包起来,让快门声音更小。影友可以用自己的衣服盖住相机,露出镜头,也可以起到静音的作用。

『带着感情拍演出

柴东新

著名的摇滚现场摄影师,奥美广告创意总监,如果像你常在北京看演出的话,那位梳着辫子长得象哪吒的摄影师就是他。

Q_广告公司工作都很忙,你哪来这么多时间,重要演出几乎场场不落的拍?

A_很多人说我有点不务正业,其实基本上我真是挤时间,我可以说是没有周末的。周末重要的演出多,我不是在加班就是在拍演出。拍照不是我的工作,我喜欢摇滚乐,现场演出是摇滚乐最重要的部分,照片对我来说是对摇滚乐的支持。现在我手机里90%以上是这些音乐人,剩下的才是工作上的伙伴。但是我对广告很有热情,工作是工作,爱好是爱好,拍摇滚乐现场也算是我唯一的业余爱好了。

Q_你拍的张悬在迷笛音乐节上演出的一张照片,豆瓣上跟贴翻了好几页,大家逗闷子“LZ这是带着感情在拍啊!”

A_这是没错,我觉得拍所有演出都是带着感情去拍的,不过这感情更重要的是对音乐的感情,你得进入音乐,才能拍好。每只乐队,每种音乐类型,曲风和台风都不同,这里面的区别你得知道。比如张悬,每次唱“嫁祸进行时”时她的那个甩头动作,都是很规律,她不太爱正对着台下,这就需要找到个更合适的角度,我在台口附近找到了个合适的位置,这位置正好。

Q_有没有记录这个时代音乐人的计划?

A_你说的这个是可遇不可求的,其实现在我回头想我拍的这些年,挺后悔在三里屯南街的“河”酒吧时代我没拍,当时这批音乐人的演出状态和现在不同。随着时间过去,音乐人、观众都在变,我的拍摄方式在变,以前是以比较躁的演出拍得多,后来比较躁的演出可以拍,比较安静的演出也能拍,拍摄手法也在变化,和听音乐是一样的。万晓利、小河、周云蓬他们以前演出我就在拍,现在他们演出不像以前那么多了,不过我也还在拍。这么多年过去,这些人也都“奔四”了,我也不知道我的照片能不能起到记录这个时代这批音乐人的作用。

『关于技术

拍摇滚乐现场和其他演出类拍摄共同之处在于你必须要了解音乐,了解乐手的表演习惯,了解每场演出不同的气氛和节奏。关于后期制作,很多朋友问我,你后期做不做,我肯定有后期制作的成分,把刚拍完的片子拿出来看的话很少有特精彩片子,但是你拍到了你需要的东西,后期的制作就有了空间。

『闪光灯的使用

有时候演出气氛好了就顾不了那么多了,但我建议带着相机来看演出,拍演出的朋友,一定不要影响演出,闪光灯尽量少用,如果出于效果用的话,也不要直接冲着台上的乐手闪,这样不仅闪光效果不好看,还会影响乐手的演出,闪光灯向着侧面闪,也有可能把旁边观众的眼睛闪花了,这是个作为观众的素质问题。最好冲天花板或侧面的墙壁闪光。如果直冲着舞台上闪光,也可以把指数调低一些。

『现场灯光的表现

摇滚乐现场灯色比较复杂,但每一场都有一个基本的调子,这是和音乐有关的。刚开始拍的时候对我现场灯光色温数值不太清楚,我当时都拿个小本儿记下来,北京几乎所有摇滚乐演出场地的灯光色温我都有,有的时候场地新来个灯光师我还能给他提醒,后来拍的越来越多,这个东西就了然于胸。比如“两个好朋友”的灯光环境是偏冷的,“MAO”的灯光是偏暖,这与灯光和场地环境都有关。

『关于器材

如果是大型演出,比如户外音乐节,场地和舞台都面积很大,需要在现场的不同位置拍,我至少带5只镜头,12-24mm,鱼眼,50mm,85mm,24-70mm,70-200mm,100-400mm便宜镜头 我不是工作 所以都是自己买的 没有特贵的长焦镜头,闪光灯我用佳能 580 II。

小场地的演出就带4只镜头,以短焦的镜头为主,但需要一些细节的时候也还是需要中焦镜头。我喜欢用定焦镜头,它的成像质感和魅力我觉得是变焦镜头没法比的,但是也有个问题,定焦镜头光圈开大了之后景深很浅,焦点锁不准的话很容易失焦,这就需要手感了,锁定焦点之后马上拍摄,或是能很好地固定好机位。如果是短平快的记录性质,那么可能用变焦镜头;如果有一场民谣演出,现场气氛相对安静,那么我还是坚持用定焦镜头。

上一篇:春花烂漫 第5期 下一篇:大师卡什 第5期